本站打谱软件即将推出,可加qq群:463285836
  更多>>
最新资讯中心
您的位置:网站首页 > 资讯中心 > 技术文章 > 正文

音乐的创作过程

2007-6-7 11:42:37 来源:http://www.gtp.cn2 作者:网络 次数:

   大多数人都想知道物品是怎样制作的。不过,每当谈到一首乐曲是怎样写成的时候,们就爽
快地承认自己完全迷惑不解。作曲家是从哪里开始创作的,他怎么能持续地写下去----也就是
说,他如何学会这门手艺的并从哪里学会的完全被一片不可穿透的黑暗所包围。简而言之,对大
多数人来说,作曲家是个神秘的人物,而他的创作室则是一座无法接近的象牙塔。

  数人希望首先听到的第一个问题是与创作有关的灵感问题。当他们发现作曲家并不像他们所
想象的那样整天思考这个问题时,他们感到难以相信。外行总是很难认识到作曲对作曲家来说是
多么自然的事,他倾向于把自己放在作曲家的位置上,从外行的角度来观察所涉及的问题,包括
灵感问题。他忘了对于作曲家作曲就象履行一种天然的职责,像吃饭和睡觉一样,这是作曲家生
来就应该做的事;而正因为如此,在作曲家看来作曲就失去了这种特殊的效能。 

  因此,面对灵感问题,作曲家不是对自己说:“我现在有灵感吗?”而是说:“我今天想作
曲吗?”若是他想,他就去作曲。这多少有点像你对自己说:“我悃吗?”如果你觉得悃,你就
去睡,如果不悃,就不睡。假如作曲家不想作曲,他就不作。问题就这么简单。 当然,你作完
曲后,希望每个人 (包括你自己)都承认这首作品是你在灵感激励下写的。不过实际上这是最后
添上去的。 

  有一次有一个人在公开的讲坛上问我是否等待灵感的到来。我的回答是:“每天都是!”不
过这决不是指消极地等待天赐的灵感。这正是专业工作者与浅薄的涉猎者的区别所在。专业作曲
家可以一天接一天地坐在那 里写出某种类型的乐曲,在某些日子写的无疑会比其它日子写的好
一些,但首先是要有创作能力。因为灵感往往只是一种副产品。第二个引起大多数人兴趣的问题
是:“你作曲时用不用钢琴?”现在流行一种看法,认为用钢琴作曲是不体面的,从而联想到贝
多芬在田野里作曲的情景。只要稍加思考就会认识到,在今天不用钢琴作曲已不像莫扎 特或或
贝多芬时代那么简单了其原因之一是和声学比过去复杂多了,现在很少有作曲家能够一点也不参
考钢琴的效果就把整首作品写下来。事实上,斯特拉文斯基在他的《自传》中甚至说过,不用钢
琴作曲是错误的,因为作曲家一刻也离不开“音响材料”。这样说未免走到了另一个极端,不
过,归根结底,如何写法是作曲家个人的问题。方法并不重要,重要的是结果。

  真正重要的问题是:“作曲家用什么开始创作;从哪里开始创作?”回答是:每个作曲家都
从乐思开始创 作,要知道,这乐思不是思维的、文字的或超音乐的。突然间来了一个主题(主
题作为乐思的同义词使用)。作曲家就从这个主题开始,而这主题是天赐的。他不知道它是从哪
里来的——他控制不了它。主题的到来犹如无意识的书写。因此作曲家经常带着小本子,一旦主
题到来就记下来,他收集乐思。对这种作曲的要素谁也无能为力。 乐思可能以不同的形式来
临。它可能是一支旋律——只是一支可以哼给自己听的旋律。也可能是以带伴奏的旋律形式出现
在作曲家的脑海中。有时他甚至听不到旋律,只是设想一种伴奏音型,然后也许能在这个音型上
加上一支旋律。另一种情况是主题可能以纯节奏音型的形式出现。他听到某种特殊的击鼓声,这
就足以使 他动手了。在击鼓声中,他很快就会听到伴奏和旋律。然而最初想到的只是节奏。另
一种类型的作曲家可能以对位的手法把同时听到的两、三支旋律编织在一起。不过产生这种主题
的灵感比较罕见。

  所有这些都是乐思在作曲家脑海中出现的不同方式。作曲家有了乐思,并在小本子里记下了
若干乐思,然后对它们进行检查,检查的方式与聆听者看到这些乐思时可能对它们进行检查的方
式相同。他想知道他都有些什么。他从纯形式美的角度去检查音乐线条。他想看看这支线条的起
伏方式,好像这是画的一条线而不是音 乐线条似的。他甚至企图对它进行修改,就像在作画时
进行修改一样,以便使旋律轮廓的起伏得到改进。

  不过他还想知道这主题的情感意义。如果所有的音乐都具有表情价值的话,作曲家就必须意
识到他的主题 的表情价值。他可能无法用许多话把它说清楚,但他能感觉到!他凭直觉了解自
己的主题是欢乐的还是悲伤的,是崇高的还是邪恶的。有时甚至连他自己也捣不清它的确切性
质。不过他迟早会凭直觉判断他的主题的情感性质,因为这正是他要加工的。要永远记住主题毕
竟只是连续的音符。只要通过力度变化,即响亮和大胆的演奏或柔和和胆怯的演奏,就可以改变
同一串连续的音符所表现的情感。通过改变和声可以给主题加上新的强烈的情绪;在节奏处理方
面变换手法,则可以把同样的音符变成战斗性的舞曲而不是催眠曲。每个作曲家在自己头脑里都
有一套变换自己的一连串音符的手法。首先他力图搞清它的本质,此后力图搞清应该如何处理
它——如何在瞬息间改变其性质。

  事实上,大多数作曲家的经验是,主题越是完整,从不同方面观察它的可能性就越小。如果
原来的主题已经相当长并且相当完整了,那么作曲家就可能很难改变它,因为它已经存在于固定
的形式中了,因此伟大的音 乐作品能够根据本身并不重要的主题被创作出来。我们不妨这样
说,主题越不完整,越不重要,就越容易赋予它以新的涵义。巴赫的一些最卓越的风琴赋格曲就
是根据相对说比较枯燥的主题构成的。

  目前那种认为只要主题优美音乐就会优美的看法在许多情况下是站不住脚的。作曲家当然不
能单凭这个标准来判断自己的主题。 作曲家在对自己的主题素材进行一番思索之后,就必须决
定采用哪种音响媒介最合适。它是适用于交响乐的主题呢,还是由于性质上更亲切因而更适于弦
乐重奏 呢?它是是适合于歌曲的抒情主题呢,还是由于它的戏 剧性特性更适于歌剧呢?有时作
曲家在弄清楚最恰当的音响媒介之前,创作已经完成了一半。

  到此为止我是在假定一位抽象的作曲家面对一个抽象的主题。不过我认为实际上在音乐史中
存在着三种不同类型的作曲家,每一种作曲家都以不太相同的方式构思音乐。 最能激发公众想
象力的是自然地富有灵感的作曲家——换句话说,就是舒柏特类型的。当然,所有的作曲 家都
富有灵感,但这种作曲家的灵感更为自然。音乐简直就象泉水似地从他内心涌现出来,他甚至来
不及把它记下来。这种类型的作曲家可以从他多产的作品中辨认。舒柏特在某些月份每天写一首
歌。雨果.沃尔夫也是如此。

  从某种意义上说,这种人的创作与其说是从一个音乐主题开始的,不如说是从一首完整的作
品开始的。他们都擅长于写比较短小的作品。即兴创作一首歌曲要比即兴创作一首交响曲容易得
多。要持续在长时间内自然 地获得灵感是很不容易的。就连舒伯特也是在处理短小的乐曲形式
方面更为成功。自然地富有灵感的作曲家只是一种类型的作曲家,他们有自己的局限性。 贝多
芬象征着第二种类型——不妨称为结构型。这种类型比其它任何类型更便于阐明我的音乐创作过
程的理论,因为在这种情况下作曲家确实是从一个音乐主题开始的。毫无疑问,贝多芬就是这
样,因为我们拥有当 时他记录主题的笔记本。从这些笔记本中可以看到他如何对自己的主题进
行加工,不把它们加工到尽善尽美他决不罢休。贝多芬根本不是舒伯特那种自然地富有灵敏的作
曲家,而是那种从一个主题开始,使它萌芽,然后在这基础上日以继夜地、不辞辛苦地把它创作
成一首音乐作品的作曲家。贝多芬以后的大多数作曲家都属于这种类型。

  由于缺乏恰当的名词,我只能把第三种类型的创作家称为传统主义者,像帕列斯特里那和巴
赫之类的作曲象就属于这一范畴。他们是出生于音乐史中正当某种音乐体裁的发展即将达到顶点
的特定时期的代表性人物。这种时期的问题在于用大家所熟悉的和公认的体裁作曲,并超越前
人。

  贝多芬和舒伯特则从不同的前提开始。他们俩认真地要求独创性!舒伯特实际上是单枪匹马
地创造了歌曲的形式;而有了贝多芬之后音乐的面貌全部改观了。巴赫和帕列斯特里那只是对原
有的东西作了改进。 传统主义作曲家与其说是以一个主题开始的,倒不如说是以一种型式开始
的。帕列斯特里那的创作与其说是主题的构思,不如说是对某种固定的型式加以个人处理。即使
是在《平均律钢琴曲集》中构思四十八个最富 于变化和灵感的主题的巴赫,也是事先就掌握了
这种总的形式的模型。不消说,我们现在并不是生活在传统主义者的时代。 为了完整起见,不
妨加上第四种类型的作曲家——先锋派:像十六世纪的吉索尔多(Gesualdo),十九世纪的穆索尔
斯基和柏辽兹,二十世纪的德彪西和埃德加? 瓦莱土(Edger Varese)。要想对这样不同的作曲家
的创 作方法进行一番概括是很困难的。可以有把握地说,他们的创作方法与传统主义者是截然
相反的。他们显然反对用传统的方法解决音乐问题,在很多方面他们的态度是实验性的——他们
寻求增添新的和声、新的洪亮度、新的形式原则。先锋派在十六世纪末到十八世纪初和二十世纪
初是富有特征的,但今天先锋派的特征已经大大逊色了。

  现在还是回到我们的理论作曲家上来吧。我们可以看到他和他的乐思,他对他的乐思的表情
性质的具有某 种概念,他知道如何应用他的乐思,并且事先想到用那种体裁最适合。但是他还
没有写出一首乐曲。乐思并不等于写首乐曲,它只能导致一首乐曲。作曲家很清楚要完成一首作
品还需要一些其他的东西。

  首先他力图找到一些看来可以与原来的乐思相配合的乐思。这些乐思可能与原来的乐思具有
类似的特点,也可能与它形成对比。这些附加的乐思可能不像原来的乐思那么重要——它们通常
只起辅助作用。然而为了完 成第一个乐思,这些乐思看来也是很必要的。但这还不够!必须找
到从一个乐思到达另一个乐思的方法,这通常是使用“过门素材”来完成的。

  作曲家要想对自己原有的素材进行加工还有其它两种重要的方法。其一是延长法。作曲家常
发现需要延长某一特定主题,以便使它具有更鲜明的特点。瓦格纳是使用延长法方面的大师。当
我想到作曲家对他的主题的 结构变化的可能性进行探讨时,就涉及另一种方法,这就是很多人
都写过的素材的发展,这是作曲的很重要的一部分。 所有这一切对创作一首大型乐曲来说都是
必须的——萌芽状态的乐思、次要乐思的加入、乐思的延长、联接乐思的过门素材、以及这些乐
思的充分发展。

  此后就轮到最难的任务了——把所有的素材都“焊接”起来, 使它成为一个连贯的整体。
在完成的作品中,一切都必须安排就绪。聆听者必须能够在听这首作品时找到来龙去脉。决不能
使它有混淆主要主题与过门素材的机会。作品必须有开始段落、中间段落和结束段落;作曲家的
任务是使聆听者始终能意识到自己听到了以上哪个段落。尤为重要的是,必须精心安排整首作品
使人看不出“焊接”是从哪里开始的,看不出在什么地方作曲家的自然的创造力停止了而艰难的
工作开始了。 当然,我并不是说作曲家在把素材编织到一起时必须从零开始。相反,作为一种
惯用的手段,每个受过良好训练的作曲家都拥有某些正规的结构模型作为他的作 品的基本结
构。我所说的这些正规的模型都是通过无数 作曲家几百年来共同努力寻找一种能保证他们的作
品的连贯性的方法逐渐发展而成的。至于这些形式是什么,作曲家以何种方式确切地依靠这些形
式,将在下列章节中谈到。 不论作曲家决定采取哪种形式,他总有一个迫切的要求:这种形式
必须具有在我学生时代听说的“长线”。

  对外行人来说,这个词的意思很难解释清楚。要恰当地理解“长线”在一首乐曲中的含义, 
就必须感觉它,从字面上说,这意味着一首好的乐曲都必须给我们一种流动感——一种从第一个
音符到最后一个音符的连续感。每一个低年级的音乐学生都知道这个原理,但如何运用这个原理
却向最伟大的音乐家提出了挑战!一首伟大的交响曲就像一条人造的密西西比河,从离岸的时候
起我们就不可阻挡地沿着这条河流向遥远的,预见到的终点走去。音乐必须永远是流动的,因为
这是它的本质的一部分,然而这种连续性和流动性——长线——的创造是决定每个作曲家的胜负
的关键。


读完这篇文章后,您心情如何?
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址:
上一篇:学习琶音
下一篇:什么叫倚音?

标签: